martes, 26 de octubre de 2010

El Guernica de Picasso: una alegoría del sufrimiento de la guerra

Su interpretación es objeto de polémica, pero su valor artístico está fuera de discusión. No sólo es considerada una de las obras más importantes del arte del siglo XX, sino que se ha convertido en un auténtico "icono del siglo XX". Os estoy hablando del Guernica de Picasso.



El Guernica fue pintado en 1937 por encargo del Gobierno de la República Española para ser expuesto en el pabellón español durante la Exposición Universal de ese mismo año en París, con el fin de atraer la atención del público hacia la causa republicana, en plena Guerra Civil Española. En la década de 1940, Picasso optó por dejar que el cuadro fuese custodiado por el Museo de Arte Moderno de Nueva York, debido a la dictadura franquista, aunque expresó su voluntad de que fuera devuelto a España cuando volviese al país la democracia. En 1981 la obra llegó a España y desde 1992 se exhibe en Museo Reina Sofía de Madrid.
Los motivos políticos convirtieron a esta obra en el símbolo plástico más popular de nuestro siglo. Muchos quisieron ver en él una obra de propaganda política, y que por esta razón Picasso unió la composición a un motivo concreto e histórico, el bombardeo de Guernica. Marrero Suárez dice que “la trascendencia de este cuadro ha sido dañada por una propaganda política y funesta.”. El elemento político que en el cuadro pudiera haber, desaparece por completo para ganar una dimensión espiritual más allá de todo género de historicismo. El cuadro no es la ilustración de un bombardeo determinado, es el drama de miles de ciudades europeas impotentes ante la fuerza bruta. Picasso simboliza, más que un hecho concreto de la guerra española, la alegoría de los sufrimientos y de la tenebrosidad de la guerra.
El Guernica es un óleo sobre lienzo, con unas dimensiones de 3,50 x 7,80 m, determinadas por las dimensiones del muro del pabellón de España en la Exposición Universal. La característica general del Guernica es la monocromía, que acentúa el carácter abstracto de la realidad, con una connotación claramente ideológica. El mundo aparece en un contraste dramático entra la luz y la oscuridad. La monocromía contribuye a la indeterminación del escenario. Parece evidente que se trata de un espacio abierto, aunque determinado esquemáticamente por ciertos edificios. La lámpara es un elemento colocado por razones simbólicas y expresivas.
La composición es de carácter piramidal y por lo que respecta al estilo, la crítica ha señalado que Picasso supo sintetizar en este cuadro una serie de tendencias estilísticas, que el mismo pintor cultivó con anterioridad. Existe un realismo, aunque atenuado, en la forma de expresar las diferencias de calidad entre las colas del caballo y del toro; aparecen lejanos ecos de las épocas azul y rosa en algunos leves toques de color; pero la infraestructura corresponde al cubismo, que articula los diversos elementos de la tela. El expresionismo domina en los gestos de las mujeres, y el paroxismo explica los cuerpos dislocados de animales y personas. Tampoco falta el surrealismo como señala la mujer del quinqué. Además según Cassou, Picasso se enamora de las formas curvilíneas, arrolladas, enrrollantes y germinativas del Barroco.


Picasso aceptó el encargo del gobierno Republicano en enero de 1937 pero se puso a trabajar al cabo de unos meses, a raíz del bombardeo de la villa de Guernica por la aviación alemana. Esta acción de guerra no le dio el tema, a lo sumo obró como elemento catalizador. Si bien este hecho histórico dio nombre al cuadro, las figuras e imágenes no reflejan en absoluto los informes de los periódicos o de la radio sobre el bombardeo de la villa. Picasso actuó con gran libertad. En la obra falta el antagonismo dualista de los bandos contrarios y carece de ese sentido de manifiesto político con el que se la ha querido manipular. El enemigo está ausente. Este cuadro sería la condena del mal por parte de Picasso.
En 1937, Picasso tenía más de medio siglo de existencia y un espíritu como el suyo había acumulado multitud de imágenes de la realidad cotidiana, de sueños, de fantasías, de lecturas y de la contemplación de cuadros. Todos los estilos utilizados en cualquier momento para plasmar un acontecimiento público estaban a su disposición: las decoraciones de las tumbas egipcias, las iglesias medievales, los Desastres de la Guerra de Goya, el mosaico de Alejandro Magno y obras de Velázquez, Rubens o Delacroix. Todos fueron asimilados con una asombrosa virtuosidad. Hoy en día, los historiadores están viendo las influencias concretas que Picasso asimiló. El esquema compositivo deriva de un modelo de larga tradición en la iconografía cristiana: la Matanza de los Inocentes, donde se observan ecos de la mujer con los brazos levantados y de la madre. Picasso se vio influenciado también por los genios apocalípticos del s. XVI: Durero, Miguel Ángel y Jean Duvet. Con ellos quiso exaltar la brutalidad de la que es capaz el hombre. En la obra de Blasco Ibáñez, “Los cuatro jinetes del Apocalipsis”, hay textos que parecen una premonición de lo que Picasso hizo un cuarto de siglo más tarde. Además Picasso buscó inspiración en el campo de la iconografía profana, dentro de la temática sobre la violencia y la barbarie del hombre.
Pero de entre todas sus influencias, el pintor se fijará en especial en “Los Horrores de la Guerra” de Rubens, el cuadro más representativo de la Guerra de los Treinta Años, guerra entre católicos y protestantes. Fue realizada en el año 1638 y no representaba un hecho concreto de una acción bélica sino una alegoría de las oscuras fuerzas destructivas que la guerra desencadena por el hombre, y de la angustia y sufrimiento que abruma a sus víctimas. Si bien el tema estaba codificado y no era difícil su lectura, es este caso está explicado en una carta de Rubens dirigida a su amigo Sustermann:



La lectura de la pintura de Rubens nos da la clave para la lectura y comprensión de enigmático cuadro de Picasso. El cuadro de Rubens está compuesto con gran riqueza de color y brillo y nada tiene que ver con la monocromía y casi ausencia de color del Guernica. Picasso invirtió la composición y cambió las líneas de fuerza. Sin contar a los amorcillos, ambas composiciones presentan un mismo número de personajes. Los personajes humanos parecen guardar ciertas correspondencias pero la gran aportación de Picasso es la introducción del toro y el caballo.



  • CASA EN LLAMAS: la arquitectura de la obra de Rubens hace referencia al templo de Jano, cuya puerta sólo se abría en tiempos de guerra para auxiliar a los romanos. Picasso traspuso este elemento arquitectónico a la derecha, pero aparece incendiado y a través de una ventana vemos la luz del fuego.
  • MUJER QUEMÁNDOSE: junto al templo de Jano está la personificación de Europa, vestida de luto, que huye despavorida presa del terror. Esta figura la transfirió al extremo derecho de su composición, manteniendo en ella el gesto desesperado, con los brazos levantados y las manos crispadas. Alude a España, que arde en llamas al fondo.
  • MATERNIDAD: otra de las figuras traspuestas es la figura de la maternidad que huye ante el horror de la guerra para poner a salvo a su hijo. Picasso la transfirió al lado izquierdo y logró en ella un intenso dramatismo, el niño aparece muerto y la madre gesticula con profundo dolor.
  • MUJER ARRODILLADA: la Furia Alecto, que en la mitología castigaba los delitos que perturbaban el orden social, es representada por Rubens con gesto de rabia e ira, con los cabellos erizados y una antorcha. Picasso mantuvo el perfil de su cara gesticulante y distorsionó su cuerpo siguiendo la diagonal. No lleva el atributo de la antorcha pero mantiene su gesto violento.
  • GUERRERO MUERTO: Picasso también mantuvo la figura del arquitecto muerto y lo colocó en un extremo con el brazo izquierdo extendido y la mano crispada, en posición similar a la de Rubens. En su brazo derecho lleva un escoplo como el modelo de Rubens, y representaría a los soldados que mueren en lucha por conseguir sus ideales.
  • FLOR: la flor es la versión de la rama de olivo del cuadro de Rubens, referida como atributo de la paz. Aquí simbolizaría la esperanza.
  • MUJER CON QUINQUÉ: en esta comparación iconográfica Venus es remplazada por la mujer que se asoma por la ventana del edificio, sacando violentamente la cabeza y alargando la mano para presentar un quinqué, que sirve de eje a la composición. La mujer representaría la humanidad, impotente ante todo lo que está contemplando. El quinqué y la luz que emite representarían la necesidad de informar a todo el mundo de lo que está ocurriendo.
  • TORO: se ha sustituido a Marte, dios de la guerra, por el toro. Su conocimiento del surrealismo le permitió la inversión de figuras y contenidos. El pintor subrayó siempre en el toro su aspecto monstruoso y amenazante. Es por eso que se pensó que representaba al fascismo.
  • CABALLO: el caballo malherido, en trance de muerte, no parece tener una figura de punto de partida en el cuadro de Rubens. El caballo es un símbolo verdaderamente arquetípico y de carácter universal. Es un animal regio y divino pero aquí aparece moribundo, en función de un ritual. En varias culturas el caballo es un genio psicopompo, es decir, un conductor del alma.
  • PALOMA: un detalle iconográfico que Picasso respetó es un pájaro que sale del cuerpo del caballo, por la enorme herida de su costado. Picasso se inspiró en fuentes antiguas. Los pueblos de la cuenca oriental del Mediterráneo representaban el alma bajo la forma de un pájaro, tal y como aparece en el arte griego arcaico o en la Prehistoria. También podría representar la libertad y la paz oprimidas.
  • BOMBILLA: en cuanto a la bombilla eléctrica con la tulipa encima de la cabeza del caballo, Picasso recurre al mundo de la mitología y nos da una nueva versión de Helios. La personificación de dios es reducida a una bombilla con unos picos como evocación de la corona radiada que lleva el dios sobre la cabeza. Podría representar la Sociedad de Naciones, la Política de No Intervención, los gobiernos, etc., que lo observan todo, pero distorsionan la verdad de lo que está pasando.

Y para terminar me gustaría recomendaros el siguiente vídeo, el cuál nos acerca todavía más al cuadro. Gracias a las tres dimensiones, podemos hacer un recorrido entre las figuras de la tela y ver detalles que no habríamos sabido apreciar en el cuadro real. Si además el vídeo está acompañado con la dulce Nana de Manuel de Falla, no lo puedes dejar de ver. 



Espero que hayais disfrutado con la interpretación de esta obra, que sepais apreciar su importancia, y por qué no, que os animeis a ir a verla al Reina Sofía, que os encantará verla in situ. Un saludo. 

jueves, 21 de octubre de 2010

El Museo del Prado: un gran tesoro

Hola amigos!!!

Hoy os quiero hablar del Museo del Prado, uno de los museos más importantes del mundo. la verdad que es una suerte poder tener un museo así en nuestro país y hay que visitarlo al menos una vez en la vida.

Para empezar os voy a contar un poquito su historia:

El edificio fue diseñado por Juan de Villanueva en 1785 como Gabinete de Ciencias Naturales, por orden de Carlos III, pero fue su nieto Fernando VII, el que tomó la decisión de destinar este edificio a la creación de un Real Museo de Pinturas y Esculturas. El Real Museo, conocido después como Museo Nacional del Prado, abrió por primera vez al público en noviembre de 1819. El museo nació con el propósito de mostrar las obras propiedad de la corona y descubrir a Europa la existencia de una escuela española. A los fondos procedentes de la Colección Real se sumaron después otros que aumentaron y enriquecieron en gran medida las colecciones del Museo; la incorporación de las obras de otros museos, hoy desaparecidos, fue fundamental, así como los numerosos legados, donaciones y compras. Siguiendo el proyecto de Rafael Moneo, en 2007 se culminó la mayor ampliación del Museo, a fin de que contase con espacio suficiente para sus crecientes necesidades. Hoy en día, el Museo del Prado, se ha convertido en un referente mundial del arte y una visita obligada si se viaja a nuestro país o estás por Madrid.

Hablemos de números: la colección está formada por aproximadamente 7.600 pinturas, 1.000 esculturas, 4.800 estampas y 8.200 dibujos, además de un amplio número de objetos de artes decorativas y documentos históricos. En la actualidad, el Museo exhibe en su propia sede algo menos de 1.000 obras, mientras que alrededor de 3.100 obras (‘Prado disperso’) se encuentran, como depósito temporal en diversos museos e instituciones oficiales. El resto se conserva en almacenes (qué lástima que no las podamos ver, no???).

Ahora una curiosidad: ningún museo o colección en el mundo supera al Prado en cuanto a la representación de El Greco (36 pinturas y dos esculturas), Velázquez (48 pinturas, de las poco más de 120 catalogadas, entre ellas casi todas sus obras capitales), Goya (133 pinturas, incluyendo casi todos sus cartones para tapices), Tiziano (40 pinturas), El Bosco (6 obras seguras y varias más atribuidas) o Rubens (alrededor de 80 obras, algunas pintadas a dúo con otros artistas).

Si tienes poco tiempo para ver el museo o eres como mucha gente que conozco, que se agobia con tanta obra de arte en un mismo espacio, te voy a echar una mano. Ésto es lo que no te puedes perder si vas al Prado:   
  • La obra de El Bosco: El Bosco fue uno de los pintores holandeses más personales, conocido por su enigmática obra que representa temas religiosos de gran fantasía e imaginación demoníaca. Destaco El carro de heno, la Mesa de los pecados capitales y su obra más conocida, El jardín de las delicias.
  • La obra de El Greco: el pintor manierista fue considerado el primer gran genio de la pintura española y tiene alguna de sus principales obras en el Prado. La Trinidad, El caballero de la mano en el pecho, El bautismo de Cristo, La Anunciación, Cristo abrazado a la Cruz o La Adoración de los pastores son alguna de las más destacadas.
  • La obra de Tiziano: Tiziano fue la figura principal de la escuela veneciana del siglo XVI y configurador de su tradición colorística y pictórica. No puedes dejar de ver La bacanal, El emperador Carlos V a caballo en Mühlberg, Dánae recibiendo la lluvia de oro o Venus y Adonis.
  • La obra de Velázquez: Velázquez fue uno de los mayores exponentes de la pintura española, no sólo en el Barroco, sino a lo largo de toda su historia. Actualmente está considerado como uno de los mayores pintores de la historia. No te puedes perder sus principales obras: Las Meninas, Las Hilanderas, La Rendición de Breda, La Fragua de Vulcano, los retratos de la familia real y su corte, o su Vista del jardín de la Villa Medici en Roma.
  • La obra de Rubens: el pintor flamenco está considerado uno de los artistas más importantes del siglo XVII y de la historia del arte en general. De Rubens yo destacaría sus obrás mitológicas, entre las más famosas, El juicio de Paris, El rapto de Europa o Las tres Gracias. Si sabes un poco de mitología disfrutarás con ellas.
  • La obra de Goya: marcado por la obra de Velázquez, Goya habría de influir, a su vez, en artistas como Manet, Picasso y en general gran parte de la pintura contemporánea. Formado en un ambiente artístico rococó, evolucionó hacia un estilo personal y pintó cuadros que se cuentan entre las grandes obras maestras de la historia del arte. En el Prado podrás admirar sus cartones para tapices, las pinturas negras, La maja vestida y La maja desnuda, La familia de Carlos IV, El dos de mayo de 1808 o Los fusilamientos del tres de mayo.
  • Sala del s.XIX: esta sala me maravilló cuando la vi. En ella puedes admirar la pintura de historia (La muerte de Viriato, Cincinato abandona el arado para dictar leyes a Roma, Doña Isabel la Católica dictando su testamento, Doña Juana "la Loca", La campana de Huesca, Fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en las playas de Málaga), la paisajista, realista y naturalista, de los pintores españoles del s.XIX.
Esas son las obras que yo no me perdería si sólo tuviera un par de horas para ver el Museo. Pero existen gran cantidad de obras maestras de artistas como Fra Angelico, Durero, Van der Weyden, Murillo, Ribera, Zurbarán, Rafel, Tintoretto, Tiépolo, Rembrandt y un largo etcétera, que puedes ver si reservas unas cuantas horas más ver el museo.

Además el Prado se sube al carro de las nuevas tecnologías para difundir el patrimonio artístico español:

Gracias a un proyecto realizado con Google, el Museo del Prado se ha convertido en el primero del mundo en facilitar el acceso y la navegación por imágenes en mega alta resolución de sus obras maestras a través de Internet. En concreto, el proyecto Obras maestras del Prado en Google Earth permite admirar detalles imperceptibles para el ojo humano de 14 obras maestras de la pintura conservadas en la pinacoteca. Las imágenes de estas obras, con unos 14.000 megapíxeles, permitirán a estudiosos y aficionados acercarse hasta los más mínimos detalles representados, los trazos de cada artista, los dibujos subyacentes, los craquelados del barniz y otros muchos aspectos difíciles de apreciar en la contemplación directa.  El 3 de mayo, El Jardín de las Delicias, Las Meninas, El Caballero de la Mano en el Pecho o Las Tres Gracias son algunas de las pinturas que se han fotografiado y que ya se pueden contemplar en Google Earth activando la capa de Edificios en 3D y haciendo clic sobre el Prado.





Por otro lado, os recomiendo su página web (http://www.museodelprado.es/), en la que encontrareis todos los datos de interés del museo (horarios, tarifas, servicios, etc.), la colección o las exposiciones (actuales, pasadas y futuras), entre otras muchas cosas. Pero lo que más me gusta es Pradomedia, un nuevo canal dedicado en exclusiva a recopilar y dar acceso directo a todos los contenidos multimedia de la web: videos, audioguías, infografías, juegos...

Y por último, también podeis encontrar el Prado en Facebook, donde te informan de todas las noticias: adquisiciones, conferencias, exposiciones, etc.

Bueno, espero que os hayan entrado ganitas de ir a hacer una visita al Museo del Prado o echar un vistazo a su página.

Un saludo a todos!!!

lunes, 18 de octubre de 2010

Gran Exposición de Monet en el Grand Palais de Paris

Os recomiendo esta exposición temporal  y no solo porque Monet sea uno de mis pintores favoritos. Es una gran oportunidad de ver hasta doscientas obras de este gran maestro de la pintura impresionista. 

Impresión, sol naciente. Monet (1872)

Esta exposición, ubicada en el Gran Palais de Paris, es la mayor retrospectiva de Monet, organizada jamás en Francia y muchas de sus obras son  provenientes de colecciones privadas de países como Rusia, Brasil, Estados Unidos y Australia.
Monet, uno de los fundadores del impresionismo,  pintó hasta los 85 años y dejó más de dos mil obras. En un recorrido esencialmente cronológico, en torno a los lugares en los que trabajó y a sus temas (almiares, catedrales, retratos, naturalezas muertas, nenúfares...), descubriremos parte de ésta obra.

Monet llevó a su máxima expresión el estudio de los estados transitorios de la luz natural. Sus experimentos al aire libre buscaban la reproducción de la luz del día por medio de una aplicación libre de colores brillantes con cortas y vigorosas pinceladas.
Un dato: poco antes de su apertura, el día 22 de Septiembre, se habían efectuado 83.000 reservas. 

Nenúfares. Monet

Podreis ver la exposición desde el 22 de septiembre de 2010 hasta el 24 de enero de 2011. 

Os dejo un enlace con la página web del Grand Palais donde podréis acceder a toda la información de la eposición (precio, horarios, etc.). 






Aquí teneis un video sobre la exposición:




Que disfruteis de la exposición!!!

Bienvenidos al mundo de la historia del arte

Hola amigos!!!


He creado este blog con la intención de mostraros el maravilloso mundo de la Historia del arte. En él os hablaré de curiosidades, exposiciones significativas, museos que hay que ver al menos una vez en la vida y muchas cosas más. 

El nacimiento de Venus, Bouguereau (1879)

Espero que os guste!!!